Petrificación: Sobre el individuo artista y su resistencia a ser institucionalizado

Por Juan Pablo Torres Muñiz

La existencia humana se desarrolla dentro de un entramado de construcciones racionales abstractas, conocidas como instituciones. Estas instituciones, desde el Estado hasta la propia conceptualización de la persona configuran el material mismo que define nuestra operatividad y nuestra capacidad de distinguirnos de otras especies. En este cosmos institucional, el Arte se alza como una anomalía sublime: la única institución cuya función constitutiva reside en cuestionar, por medio de la razón, el orden institucional del mundo y, necesariamente, a sí misma.

El artista, por lo tanto, lejos de ser un agente libre ajeno a la estructura, encarna a un Homo Institutionalis particular, oficiante que opera en el seno de la crítica institucionalizada. No obstante, la imagen popular y perdurable del artista, impulsada por marcos narrativos tradicionales y la historia del arte más antigua—como la que Vasari sentó al enfatizar el «genio» individual y la progresión estilística—, lo presenta como una figura excéntrica o un abanderado de la libertad que se opone a las instituciones. Esta concepción, si bien seductora, entraña un peligro fundamental: la monumentalización de la persona del creador.

Cuando la obra se somete a la contemplación pasiva o al gusto acrítico del público, el artista corre el riesgo de ser absorbido por el aura de autoridad y estatus que confieren las grandes instituciones como los museos o las colecciones. Esta petrificación del artista en la figura del «genio incomprendido», o en una identidad solemne de otra índole, neutraliza el motor dialéctico del Arte. Se produce, en términos de Walter Benjamin, una «falsificación del espíritu creador en aras del espíritu profesional», donde la obra deja de ser un acto de confrontación y se convierte en un fetiche o en material de identificación. El arte se degrada, entonces, en mera expresión emocional o contenido para un público cuya capacidad crítica se disuelve bajo la adolescentización promovida por el mercado pletórico.

El arte auténtico, en contraste, exige la destrucción de las convenciones y la formulación de una visión elocuente y coherente que confronte la realidad. Su intención comunicativa es siempre la de cuestionar al receptor, obligándolo a la revisión de categorías preexistentes. Así como en la creación verbal, cada frase y cada oración correcta es un final y un comienzo, y cada acto es un paso hacia el cadalso—donde volvemos a empezar—, el artista debe vivir en un estado de negación implacable de su propia quietud. Debe evitar que su obra, al seducir por identificación, omita la tarea crucial de cuestionar a fondo los conceptos e instituciones objeto de su abordaje. Como llegó a acertar Foucault, la autoría y la autenticidad de una obra no deben depender de la biografía personal, sino que deben permitir que la obra se analice como un signo importante de las prácticas sociales y culturales.

Esta tensión entre la necesidad de reconocimiento (el marco institucional que valida la potencia cuestionadora de la obra) y el imperativo ético de la subversión crítica (la destrucción de los clichés y la solemnidad personal) nos lleva al núcleo del problema: ¿De qué forma el artista, en tanto oficiante de la institución crítica del Arte, puede obtener el reconocimiento institucional que valida su obra sin sucumbir a la petrificación monumental de su persona, que traiciona su deber ineludible de cuestionar, de operar desde una honestidad cortante, y de rechazar la quietud que anula la potencia de su crítica racional?

La reflexión sobre el papel del artista, ese Homo Institutionalis que opera en el epicentro de la crítica, inevitablemente nos confronta con la tensión entre el reconocimiento que otorga la institución y el imperativo ético de la subversión que define al Arte. La pregunta que surge de este conflicto es esencial: ¿De qué forma el artista, en tanto oficiante de la institución crítica del Arte, puede obtener el reconocimiento institucional que valida su obra sin sucumbir a la petrificación monumental de su persona, que traiciona su deber ineludible de cuestionar, de operar desde una honestidad cortante, y de rechazar la quietud que anula la potencia de su crítica racional?

Para abordar la complejidad de esta interrogante, resulta indispensable la premisa fundamental de que la existencia humana es una trama tejida por las instituciones. El término Homo Institutionalis define al ser humano no simplemente como una especie biológica, sino como un sujeto racional que se constituye en persona (personae) precisamente por su participación y creación de sistemas de significación y normatividad. Una persona es un sujeto autónomo, capaz de gobernar su libertad y de establecer sus propias normas (autonomía) para operar racionalmente en la realidad. Esta capacidad de abstracción y establecimiento de criterios es lo que cualitativamente nos distingue.

Dentro de esta visión, las instituciones no son solo estructuras externas y coercitivas como el Estado o la universidad, sino abstracciones fundamentales y materiales humanos que definen la civilización. El Arte se erige como la institución más sublime: una construcción racional y una situación comunicativa que utiliza la elocuencia de la ficción para ejercer su función primordial: cuestionar permanentemente el marco institucional y, por ende, criticar a todas las demás instituciones, incluyendo al arte en sí mismo. El arte opera, por su naturaleza, al límite de la razón, pero está férreamente sujeto a ella, revelando las instituciones en cuanto tienen de ficciones.

La obra de arte, en este contexto, no es mera expresión de sentimientos, sino un texto (una construcción racional de signos y símbolos) de ficción que, al ser elaborado mediante competencias intelectivas del autor y técnicas específicas, ofrece una visión particular de la realidad que confronta dialécticamente al lector. La dialéctica se entiende, siguiendo a Gustavo Bueno por sobre Kant, como la relación de enfrentamiento entre dos ideas a través de una idea correlativa. Una obra de arte, para ser tal, debe ser validada por un marco institucional (o aparato de interpretación) que reconoce su potencia cuestionadora en un contexto de conocimiento suficiente. Un criterio clave para su valoración es, por lo tanto, su capacidad de abordar una amplia variedad de temas y poner hondamente en entredicho los conceptos conexos y relativos.

En este sentido, la postura del artista debe ser de insumisión constante a las narrativas fáciles que buscan la complacencia del espectador y la confirmación de ideales preestablecidos, actuando como un promotor de la formulación de problemas de forma inteligente que evite el abismo del idealismo y el relativismo extremo. Esta lucha contra la asimilación es la condición para que el arte mantenga su papel como «mal controlado» que permite la renovación del mundo.

La pregunta que concierne a la compleja situación del artista como Homo Institutionalis—oficiante de la institución crítica del Arte—es el punto nodal donde convergen la ética de la creación, la sociología de la recepción y la filosofía de la razón. El artista auténtico, aquel que cuestiona las concepciones imperantes de la realidad a través de una obra elocuente, se encuentra inmerso en una dialéctica de tensiones que, de no ser gestionadas con sumo rigor, desembocan en la esterilidad o, peor aún, en la connivencia con aquello que se debe criticar.

El primer frente de batalla del artista es la desmitificación de la propia figura del «genio». La historia del arte, anclada en la tradición de Giorgio Vasari, postula una trayectoria de progreso artístico que culmina en el arte superlativo de un individuo, ligando la validez de la obra al motivo biográfico y a la idea de la «obra maestra». La solemnidad y la petrificación del artista son el resultado directo de este fetichismo de la firma y del enfoque del experto sobre la historia del arte, que hacía de la relación fuerte entre el artista y su arte un sello distintivo. Cuando la figura del artista se monumentaliza, el público se ve seducido por la hipérbole, en lugar de reconocer la creación artística como un oficio, que implica rutina, colaboradores y aprendices, y, por decirlo de algún modo, no siempre la magia.

El reconocimiento institucional, que confiere un aura de autoridad y estatus a la obra al ser adquirida por un gran museo, es un factor necesario para la validación de su potencia cuestionadora. Sin embargo, este mismo mecanismo de canonización se utiliza como medio para imponer jerarquías que benefician al genio individual. La asimilación del artista por la institución lo expone al riesgo de que su obra, al pasar de ser una obra nueva e innovadora a formar parte de la historia de la cultura contemporánea, pierda su filo crítico y transgrede la frontera entre el arte y la historia del arte.

Para evitar esta neutralización, el Homo Institutionalis debe asumir una postura de despojamiento, un acto de voluntad y disciplina. La grandeza del artista no se halla en la efusión lírica o la anécdota biográfica, sino en el ejercicio metódico de la razón y la crítica. Como señala Benjamin a partir de Valéry, la obra de arte no es una creación por inspiración, sino una construcción cuyos protagonistas son el análisis, el cálculo y el plan. El artista debe rechazar el pathos y el sentimentalismo, entendiendo que el pensamiento más importante a menudo contradice nuestros sentimientos.

La huida de la quietud y la solemnidad se traduce en un imperativo de destrucción. El arte auténtico actúa como una fuerza contra las fuerzas de contención racional de su entorno. Para Adolf Loos, si el trabajo humano solo está formado por la destrucción, es realmente un trabajo humano, noble y natural. Este trabajo de destrucción se opone al trabajo encargado y controlado, que solo produce kitsch. El artista, por lo tanto, debe ser un promotor de la formulación de problemas de forma inteligente, lo que implica enfrentar lo que es políticamente correcto.

La petrificación de la persona se vuelve más peligrosa cuando se conecta con la tendencia social hacia la adolescentización masiva, proceso intencional impulsado por el mercado pletórico que hace al público inseguro, emocional e incapaz de institucionalizar su pensamiento, volviéndolo impotente ante la crítica. El arte, al transformarse en un «receptor de emociones» o en mero «contenido», es consumido de forma acrítica. La complacencia que buscan el entretenimiento y la publicidad radica en la identificación, la confirmación de ideales previos. El artista solemnizado se vuelve cómplice de esta pasividad. Por el contrario, la obra auténtica, como el Quijote, debe operar con la realidad, confrontarla y cuestionarla racionalmente, oponiéndose a la propaganda idealista que niega la realidad y la sustituye por «emociones superficiales».

La única manera de que el artista evite la petrificación y ejerza su crítica es, acaso, mediante la impersonalización. James Joyce, a través de Stephen Dedalus, describe la progresión artística: el artista, como el Dios de la creación, debe evaporarse de la existencia e impersonalizarse, permaneciendo dentro o detrás de su obra, indiferente, logrando que la imagen estética en la forma dramática sea solo vida purificada reproyectada por la imaginación humana. La obra pasa de ser un grito personal a una narración fluida, y finalmente a la forma dramática, donde la personalidad del artista se diluye.

Esta impersonalidad no implica la anarquía lírica, sino un rigor formal que permite la crítica. Baudelaire, por ejemplo, no se abandonaba a la «indolence naturelle des inspirés», sino que su trabajo poético se asemejaba a un esfuerzo corporal, a una conquista que le obligaba a dar forma a la modernidad. Esta disciplina formal es, en efecto, la armadura del artista.

Las implicaciones de esta lucha se extienden al ámbito político y social. Con la reproductibilidad técnica, la función social del arte se transforma, emancipándose de lo ritual para fundamentarse en la política. Conceptos tradicionales como «creatividad» y «genialidad» se vuelven inutilizables, ya que su aplicación incontrolada puede conducir a la elaboración del material objetivo en sentido fascista. La estética totalitaria, de acuerdo con Marinetti, busca la «estetización de la política» (Fiat ars, pereat mundus), donde la humanidad vive su propia destrucción como goce estético.

En todo caso, el artista debe entender que la crítica implica un conocimiento que se sumerge en la obra, dando razón de su verdad, y no un mero juicio comparativo o histórico. La autonomía del artista, su libertad para normar su propia vida, se ejerce al tomar la decisión de actuar sin pensar en la retribución y sin cesar en el cumplimiento de su labor, como se plantea en el Bhagavad Gita. El reconocimiento vendrá, pero no debe ser el fin. El artista debe trascender las redes de la nacionalidad, la lengua y la religión, y persistir en la confrontación, sabiendo que su trabajo representa el «mal controlado» que permite la renovación del mundo y la ampliación de la libertad, lo cual es una necesidad vital para la humanidad. La permanencia del artista en la crítica es la negación de la quietud, el rechazo a ser una «figura cómica» interpretando el papel del poeta ante una sociedad que ya no necesita al poeta auténtico, sino solo a su mimo. Su destino es la sabiduría solitaria obtenida al errar entre las acechanzas del mundo, una sabiduría que se acredita en la continua destrucción de lo establecido y la construcción rigurosa de una visión de la realidad.

Referencias bibliográficas:

Adorno, Theodor. (n.d.). Teoría Estética. Madrid: Akal.

Aristóteles. (n.d.). Poética (J. D. García Bacca, trad.). México: Univ. Nac. Autónoma de México.

Arnold, D. (n.d.). Historia del arte. (Múltiples extractos).

Asad, T. (n.d.). El concepto de cultura y antropología en James Clifford y George E. Marcus. «Etnografías contemporáneas de la diferencia». Barcelona: Gedisa.

Aullón de Haro, P. (n.d.). Escatología de la Crítica. Madrid: Dykinson.

Aullón de Haro, P. (n.d.). Teoría de la Crítica literaria. Madrid: Trotta.

Barasch, M. (1999). Teorías del Arte. De Platón a Winckelmann. Madrid: Alianza.

Baxandall, M. (1987). Paterns of Intention. On the Historical Explanations of Pictures. New Haven-Londres: Yale University Press.

Benjamin, W. (n.d.). Libro II Vol 1 y Libro IVol 2. (Múltiples extractos).

Berger, J. (2016). Modos de ver. Barcelona: Gustavo Gili.

Bozal, V., et al. (n.d.). Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas. Madrid: Visor.

Bueno, G. (1993). El reino de la Cultura y el reino de la Gracia [Conferencia]. Excm. Cabildo Insular de Gran Canaria.

Bueno, G. (n.d.). Televisión: Apariencia y Verdad. Gedisa.

Cajigal Vera, M. A. (n.d.). Otra historia del arte. (Múltiples extractos).

Checa, F., et al. (n.d.). Guía para el estudio de la Historia del Arte. Madrid: Cátedra.

Croce, B. (n.d.). Estética como ciencia de la expresión y lingüística general. Madrid: Instituto Juan Andrés.

Diderot, D. (n.d.). Investigaciones sobre el Origen y la Naturaleza de lo bello (F. Calvo Serraller, trad.). Bs. As.: Orbis.

Dumezil, G. (n.d.). Mito y epopeya: La ideología de la triple función (tres volúmenes). F.C.E.

Eliot, T. S. (1934). After Strange Gods. Londres: Faber & Faber.

Fatás, G., & Borrás, G. (n.d.). Diccionario de términos de arte y elementos de arqueología, heráldica y numismática. Madrid: Alianza.

Feeney, K. (2020). The commodification of ayahuasca: From sacred plant medicine to spiritual consumerism. Journal of Psychedelic Studies, 5(1), 45–53.

Fuga, A. (n.d.). Técnicas y materiales del arte. Barcelona: Electa.

Gardner, H. (1978). The Composition of Four Quartets. Londres: Faber & Faber.

Givone, S. (n.d.). Historia de la estética. Madrid: Tecnos.

Gombrich, E. (n.d.). Historia del Arte. Madrid: Debate.

González, A. M. (n.d.). Las claves del arte. Barcelona: Planeta.

Graves, R. (n.d.). La Diosa Blanca (Vol. 1 y 2). (Múltiples extractos).

Houellebecq, M. (2020). Más intervenciones (E. Castejón, trad.). (Múltiples extractos).

Joyce, J. Retrato del artista adolescente. (Múltiples extractos).

Kojéve, A. (n.d.). La dialéctica del espíritu. Trotta.

Proust, M. (n.d.). La parte de Guermantes. (Múltiples extractos).

Torres Muñiz, J. P. Homo Institutionalis 2023. Grupo Editorial Caja Negra.

Valéry, P. (1935). Avant-propos. Encyclopédie fraçaise, 16: Arts et littératures dans la société contemporaine I.

Villa, R. de la. (n.d.). Guía del arte hoy. Madrid: Tecnos.

Viñas Piquer, D. (n.d.). Historia de la Crítica literaria. Barcelona: Ariel.

Volli, H. (n.d.). La ciencia del arte. Bs As.: Paidós.

Wittgenstein, L. (n.d.). Tractatus logico-philosophicus. Madrid: Alianza.

 

ENGLISH VERSION

Petrification: On the Individual Artist and Their Resistance to Being Institutionalized

Translation by Rebeca Sanz

Human existence develops inexorably within a framework of abstract rational constructions known as institutions. These institutions, from the State to the very conceptualization of the person, are not mere external normative frameworks, but the very material that defines our operability and our capacity to distinguish ourselves from other species. In this institutional cosmos, Art stands as a sublime anomaly: the only institution whose constitutive function lies in questioning, through reason, the institutional order of the world and, necessarily, itself.

The artist, therefore, is not a free agent external to the structure, but a particular Homo Institutionalis, an officiant who operates within institutionalized critique. Nevertheless, the popular and enduring image of the artist, driven by traditional narrative frameworks and older art history—such as that established by Vasari by emphasizing individual «genius» and stylistic progression—presents him as an eccentric figure or a standard-bearer of freedom who opposes institutions. This conception, while seductive, entails a fundamental danger: the monumentalization of the creator’s person.

When the work is subjected to the passive contemplation or uncritical taste of the public, the artist risks being absorbed by the aura of authority and status conferred by major institutions like museums or collections. This petrification of the artist into the figure of the «misunderstood genius,» or into a solemn identity, neutralizes the dialectical engine of Art. It produces, in Walter Benjamin’s terms, a «falsification of the creative spirit for the sake of the professional spirit,» where the work ceases to be an act of confrontation and becomes a fetish or material for identification. Art then degrades into mere emotional expression or content for a public whose critical capacity dissolves under the adolescentization promoted by the plethoric market.

Authentic art, in contrast, demands the destruction of conventions and the formulation of an eloquent and coherent vision that confronts reality. Its communicative intention is always to question the receiver, forcing them to review pre-existing categories. Just as in verbal creation, each correct phrase and sentence is an end and a beginning, and each act is a step towards the scaffold—where we start again—the artist must live in a state of relentless denial of their own stillness. They must prevent their work, by seducing through identification, from omitting the crucial task of thoroughly questioning the concepts and institutions that are the object of its approach. As Foucault rightly pointed out, the authorship and authenticity of a work should not depend on personal biography, but should allow the work to be analyzed as an important sign of social and cultural practices.

This tension between the need for recognition (the institutional framework that validates the work’s questioning power) and the ethical imperative of critical subversion (the destruction of clichés and personal solemnity) leads us to the core of the problem: In what way can the artist, as an officiant of the critical institution of Art, obtain the institutional recognition that validates their work without succumbing to the monumental petrification of their person, which betrays their inescapable duty to question, to operate from a cutting honesty, and to reject the stillness that nullifies the power of their rational critique?

Reflection on the role of the artist, that Homo Institutionalis who operates at the epicenter of critique, inevitably confronts us with the tension between the recognition granted by the institution and the ethical imperative of subversion that defines Art. The question that arises from this conflict is essential: In what way can the artist, as an officiant of the critical institution of Art, obtain the institutional recognition that validates their work without succumbing to the monumental petrification of their person, which betrays their inescapable duty to question, to operate from a cutting honesty, and to reject the stillness that nullifies the power of their rational critique?

To address the complexity of this question, the fundamental premise is indispensable: human existence is a fabric woven by institutions. The term Homo Institutionalis defines the human being not simply as a biological species, but as a rational subject who constitutes themselves as a person (personae) precisely through their participation in and creation of systems of signification and normativity. A person is an autonomous subject, capable of governing their freedom and establishing their own norms (autonomy) to operate rationally in reality. This capacity for abstraction and establishment of criteria is what qualitatively distinguishes us.

Within this vision, institutions are not only external and coercive structures like the State or the university, but fundamental abstractions and human materials that define civilization. Art stands as the most sublime institution: a rational construction and a communicative situation that uses the eloquence of fiction to exercise its primary function: to permanently question the institutional framework and, therefore, to criticize all other institutions, including art itself. Art operates, by its nature, at the limit of reason, but is firmly bound to it, revealing institutions insofar as they are fictions.

The work of art, in this context, is not mere expression of feelings, but a text (a rational construction of signs and symbols) of fiction that, being elaborated through the author’s intellective competencies and specific techniques, offers a particular vision of reality that confronts the reader dialectically. Dialectics is understood, following Gustavo Bueno over Kant, as the relationship of confrontation between two ideas through a correlative idea. A work of art, to be such, must be validated by an institutional framework (or apparatus of interpretation) that recognizes its questioning power in a context of sufficient knowledge. A key criterion for its valuation is, therefore, its capacity to address a wide variety of themes and profoundly call into question the connected and relative concepts.

In this sense, the artist’s stance must be one of constant insubordination to easy narratives that seek the spectator’s complacency and the confirmation of pre-established ideals, acting as a promoter of the formulation of problems in an intelligent way that avoids the abyss of idealism and extreme relativism. This struggle against assimilation is the condition for art to maintain its role as the «poorly controlled» element that allows for the renewal of the world.

The question concerning the complex situation of the artist as Homo Institutionalis—an officiant of the critical institution of Art—is the nodal point where the ethics of creation, the sociology of reception, and the philosophy of reason converge. The authentic artist, the one who questions the prevailing conceptions of reality through an eloquent work, is immersed in a dialectic of tensions that, if not managed with the utmost rigor, lead to sterility or, worse yet, to complicity with that which must be criticized.

The artist’s first battlefront is the demystification of the very figure of the «genius.» Art history, anchored in the tradition of Giorgio Vasari, postulates a trajectory of artistic progress that culminates in the superlative art of an individual, linking the validity of the work to the biographical motive and the idea of the «masterpiece.» The solemnity and petrification of the artist are the direct result of this fetishism of the signature and the expert focus on art history, which made the strong relationship between the artist and their art a distinctive seal. When the artist’s figure is monumentalized, the public is seduced by hyperbole, instead of recognizing artistic creation as a craft, which involves routine, collaborators and apprentices, and, to put it one way, not always magic.

Institutional recognition, which confers an aura of authority and status upon the work when acquired by a major museum, is a necessary factor for validating its questioning power. However, this same mechanism of canonization is used as a means to impose hierarchies that benefit the individual genius. The assimilation of the artist by the institution exposes them to the risk that their work, upon transitioning from being a new and innovative work to forming part of the history of contemporary culture, loses its critical edge and transgresses the border between art and art history.

To avoid this neutralization, the Homo Institutionalis must assume a stance of divestment, an act of will and discipline. The artist’s greatness is not found in lyrical effusion or biographical anecdote, but in the methodical exercise of reason and critique. As Benjamin notes, following Valéry, the work of art is not a creation by inspiration, but a construction whose protagonists are analysis, calculation, and plan. The artist must reject pathos and sentimentalism, understanding that the most important thought often contradicts our feelings.

The flight from stillness and solemnity translates into an imperative of destruction. Authentic art acts as a force against the rational containment forces of its environment. For Adolf Loos, if human work is formed only by destruction, it is truly human work, noble and natural. This work of destruction opposes commissioned and controlled work, which only produces kitsch. The artist, therefore, must be a promoter of the formulation of problems in an intelligent way, which implies confronting what is politically correct.

The petrification of the person becomes more dangerous when connected to the social tendency towards mass adolescentization, an intentional process driven by the plethoric market that makes the public insecure, emotional, and incapable of institutionalizing their thought, rendering them impotent before critique. Art, upon transforming into an «emotion receptor» or mere «content,» is consumed uncritically. The complacency sought by entertainment and advertising lies in identification, the confirmation of prior ideals. The solemnized artist becomes complicit in this passivity. Conversely, the authentic work, like Don Quixote, must operate with reality, confront it and question it rationally, opposing idealist propaganda that denies reality and substitutes it with «superficial emotions.»

The only way for the artist to avoid petrification and exercise their critique is, perhaps, through impersonalization. James Joyce, through Stephen Dedalus, describes the artistic progression: the artist, like the God of creation, must evaporate from existence and impersonalize themselves, remaining within or behind their work, indifferent, ensuring that the aesthetic image in the dramatic form is only purified life reprojected by human imagination. The work transitions from being a personal cry to a fluid narrative, and finally to the dramatic form, where the artist’s personality dissolves.

This impersonality does not imply lyrical anarchy, but a formal rigor that enables critique. Baudelaire, for example, did not abandon himself to the «indolence naturelle des inspirés,» but his poetic work resembled a bodily effort, a conquest that forced him to give shape to modernity. This formal discipline is, in effect, the artist’s armor.

The implications of this struggle extend to the political and social sphere. With technical reproducibility, the social function of art transforms, emancipating itself from the ritual to be grounded in politics. Traditional concepts like «creativity» and «genius» become unusable, as their uncontrolled application can lead to the elaboration of objective material in a fascist sense. Totalitarian aesthetics, according to Marinetti, seeks the «aestheticization of politics» (Fiat ars, pereat mundus), where humanity experiences its own destruction as aesthetic pleasure.

In any case, the artist must understand that critique implies a knowledge that immerses itself in the work, accounting for its truth, and not a mere comparative or historical judgment. The autonomy of the artist, their freedom to norm their own life, is exercised by making the decision to act without thinking of retribution and without ceasing in the fulfillment of their labor, as proposed in the Bhagavad Gita. Recognition will come, but it must not be the end. The artist must transcend the networks of nationality, language, and religion, and persist in confrontation, knowing that their work represents the «poorly controlled» element that allows for the renewal of the world and the expansion of freedom, which is a vital necessity for humanity. The artist’s persistence in critique is the negation of stillness, the refusal to be a «comic figure» playing the role of the poet before a society that no longer needs the authentic poet, but only their mime. Their destiny is the solitary wisdom obtained by erring among the world’s snares, a wisdom that is accredited in the continual destruction of the established and the rigorous construction of a vision of reality.